Do riso ao choro: os principais gêneros do cinema nacional

Hoje vemos diretores revisitando propostas culturais, principalmente fora do eixo Rio-São Paulo, utilizando diálogos menos engessados e mais interessantes.

24/06/2020 11h45

Até a década de 1990, o experimentalismo era o que dominava o cinema nacional. Diálogos cartunescos e exagerados e uma sexualização exacerbada. Essa última característica conseguiu se destacar mais do que todas as outras, sendo que nos anos 70 chegou a bombar com as pornochanchadas.

Com o movimento de Retomada, o centro das produções nacionais começou a ganhar novas vertentes de produção e de conteúdo. As mazelas vividas durante o tempo de opressão militar criaram uma nova necessidade artística, que precisavam expressar os sentimentos que ficaram presos na garganta dos diretores e artistas devido ao cerco governamental.

Nesse artigo você vai conferir:

- A comédia no cinema nacional
- Terror no cinema nacional
- Drama no cinema nacional
- Documentários no cinema nacional


Eis que o cinema brasileiro deu um passo à frente, começando a deixar para trás o excesso de caricatura e florescendo algo mais orgânico, baseado na necessidade de expor o Brasil para o próprio Brasil. E nessa levada foi que começamos a criar o segundo estigma da indústria cinematográfica brasileira, que é a inserção da miséria, seca e todas as demais variações da pobreza em praticamente tudo o que produzíamos.

Desde então, onde antes víamos um Brasil monocromático e sem gosto, agora encontramos um nordeste colorido, animado e funcionando como plano de fundo para as mais variadas histórias. A trilha sonora dos filmes passou a ter função mais importante na composição das tramas, visto que também poderiam funcionar como produtos posteriores.

E essa nova onda do cinema brasileiro conseguiu afastar um pouquinho a rejeição que muitas pessoas nutriam pelas produções daqui de casa. Ajudou a enterrar ainda mais o estigma da “miséria e sexo” nas temáticas. Hoje vemos diretores revisitando propostas culturais, principalmente fora do eixo Rio-São Paulo, utilizando diálogos menos engessados e mais interessantes.

O filme "Cidade De Deus“ (2002) pode ser considerado o marco final da Retomada, porque deu início às produções baseadas na inquietação diante das injustiças nas grandes cidades, como o crime e a miséria. Durante essa década houve um crescente investimento na cultura e obras de cunho crítico ampliou o reconhecimento internacional.

Esta fase, que deriva do período da Retomada, e é conhecida como Pós-Retomada, inicia com o gênero, designado pelos críticos, como “Favela Movie”, que tem como característica a mistura de ação policial, violência, exposição da miséria social e do cotidiano nas favelas. São produções de alto investimento e com uma narrativa realista. Neste gênero, filmes como "Carandiru“ (2003), de Hector Babenco; "Tropa De Elite“ (2007) e "Tropa De Elite 2“ (2010), de José Padilha, ganharam destaque no Brasil e no mundo.

Já o horror no cinema brasileiro, ao longo de toda a trajetória do gênero nas telas, desde o surgimento de Zé do Caixão, na metade dos anos 1960, passando pelo experimentalismo Udigrúdi, o horror existencialista, a pornochanchada de horror e as comédias e paródias de terror dos anos 1970 e 80, e o cinema da Retomada, dos anos 1990 e 2000, de certa maneira, todas essas propostas se mesclam e coexistem no panorama atual: há o horror tradicional e explícito ("Condado Macabro”, "O Diabo Mora Aqui“, "Morto Não Fala“), o experimental ("O Fim Da Picada“), o existencialista ("A Noite Amarela“), comédias de fantasmas ou paródias sanguinolentas (“Exterminadores do Além contra A Loira do Banheiro”). É um cenário muito promissor e o momento se mostra favorável.

Podemos atribuir parte desse fenômeno ao fato de ser uma geração de jovens cineastas afinados com o novo cinema e com um vastíssimo repertório à disposição. Isso resultou numa safra muito interessante que se avolumou ao longo dos últimos dez anos: realizadores interessados e influenciados por filmes de terror, mas buscando uma linguagem própria e autoral, resultando em filmes que, embora sejam derivados do horror, para alguns públicos (e parte da crítica) deixam dúvidas sobre suas propostas artísticas e narrativas e mesmo sobre sua classificação como gênero.

Por outro lado, o gênero mais duradouro e de maior sucesso no país continuaram sendo as comédias populares. Os paradoxos do dia a dia são captados com mais competência pelo olhar cômico do que pelo olhar mais reflexivo.

A ideia dos produtores, ao que parece, é: por que gastar mais em filmes mais arriscados se a atual fórmula continua funcionando muito bem? Se o objetivo final de produtores é alargar cada vez mais a diferença entre valor de produção e lucro final, o público brasileiro já provou algumas vezes que, quando é surpreendido, atende de maneira bem mais satisfatória a esse anseio específico de cinema como negócio.

Para colocar em perspectiva: "Tropa De Elite 2“ (2010) custou R$ 14,5 milhões e lucrou mais de R$ 100 milhões. O efeito colateral dessa aposta (investir mais esperando maior retorno) é especialmente benéfico para a história do cinema nacional a longo prazo. Temos - e teremos cada vez mais - filmes mais diversos ocupando as salas. Se o público responder à altura, investir mais e melhor pode deixar de ser apenas risco para virar regra.

A comédia no cinema nacional


O humor é uma importante expressão da cultura popular brasileira. No cinema, esse é o tipo de filme que mais foi retratado. Durante os anos 1950, as comédias atraíram público o bastante para se autofinanciar e até gerar lucro.

A partir de então, com os impactos estéticos de movimentos como o Cinema Novo, o Cinema Marginal e do Tropicalismo e a repressão cultural do período, a pornochanchada surgiu para ocupar uma nova faixa de mercado descoberta.

Filmes como “Como Era Boa a nossa Empregada” (1973) e “Ainda Agarro Essa Vizinha” (1974) vão além das piadas sexuais e aproximam-se da comédia de costumes, pela maneira com que retratam a classe média, satirizando os valores e os falsos moralismos, fazendo o público rir de situações com as quais se identifica.

Atualmente, as comédias brasileiras são exemplos de como a cultura globalizada influencia os produtos locais, que passam a exprimir conteúdos, valores e padrões estéticos desterritorializados.

A sociedade brasileira sempre se definiu pelos contrastes, em especial a partir do início do século XX, quando o país buscava modernizar-se e consolidar-se como República, apesar de suas raízes oligárquicas e coronelistas. Os paradoxos do dia a dia são captados com mais competência pelo olhar cômico do que pelo olhar mais grave.

Alguns dos principais filmes de comédia nacionais são:

O Quatrilho (1995)


Sinopse: Rio Grande do Sul, 1910. Em uma comunidade rural composta por imigrantes italianos, dois casais muito amigos se unem para poder sobreviver e decidem morar na mesma casa. Mas o tempo faz com que a esposa (Patricia Pillar) de um (Alexandre Paternost) se interesse pelo marido (Bruno Campos) da outra (Glória Pires) e é correspondida. Após algum tempo, os dois amantes decidem fugir e recomeçar outra vida, deixando para trás seus parceiros, que viverão uma experiência dramática e constrangedora, mas nem por isto desprovida de romance.

O Quatrilho foi o segundo filme brasileiro indicado ao Oscar e o enredo é baseado em uma história real. Inclusive, o fotógrafo que tira uma foto da família, no final do filme, é José Clemente Pozenato, autor do livro no qual o roteiro de O Quatrilho foi baseado. Alguns membros da família do diretor aparecem em pequenos papéis, inclusive ele mesmo, como o personagem "Gaudério". Além disso, este é o 2º de 3 filmes em que o diretor Fábio Barreto e a atriz Glória Pires trabalharam juntos. Os demais foram “Índia, a Filha do Sol” (1982) e “Lula, o Filho do Brasil” (2010).

O Auto Da Compadecida (2000)


Sinopse: João Grilo (Matheus Natchergaele), um sertanejo pobre e mentiroso, e Chicó (Selton Mello), o mais covarde dos homens, lutam pelo pão de cada dia e atravessam por vários episódios enganando a todos do pequeno vilarejo de Taperoá, no sertão da Paraíba. A salvação da dupla acontece com a aparição da Nossa Senhora (Fernanda Montenegro). Adaptação da obra de Ariano Suassuna.

O Auto da Compadecida foi inicialmente produzida como uma minissérie de 4 capítulos, exibida na Rede Globo de Televisão em janeiro de 1998. Devido ao grande sucesso obtido, o diretor Guel Arraes e a Globo Filmes resolveram preparar uma versão para o cinema. Levou aos cinemas mais de 2 milhões de espectadores e ganhou 4 estatuetas no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro: Melhor Diretor; Melhor Ator (Matheus Natchergaele); Melhor Roteiro; e Melhor Lançamento.

É considerado o 63º melhor filme brasileiro de todos os tempos segundo a Abraccine (Associação Brasileira de Críticos de Cinema).

Lisbela E O Prisioneiro (2003)


Sinopse: Lisbela (Débora Falabella) é uma moça que adora ir ao cinema e vive sonhando com os galãs de Hollywood. Leléu (Selton Mello) é um malandro conquistador, que em meio a uma de suas muitas aventuras chega à cidade de Lisbela. Após se conhecerem eles logo se apaixonam, mas há um problema: Lisbela está noiva. Em meio às dúvidas e aos problemas familiares que a nova paixão desperta, há ainda a presença de um matador (Marco Nanini) que está atrás de Leléu, devido a ele ter se envolvido com sua esposa (Virginia Cavendish).

“Lisbela e o Prisioneiro” é o primeiro longa-metragem do diretor Guel Arraes feito diretamente para o cinema. Seus filmes anteriores, “O Auto da Compadecida” (2000) e “Caramuru - A Invenção do Brasil” (2001), eram adaptações de miniséries exibidas pela Rede Globo. Recebeu dois prêmios no Grande Prêmio Cinema Brasil: Melhor Ator (Selton Mello) e Melhor Trilha Sonora (André Moraes). Teve ainda dez indicações: de Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Ator Coadjuvante (Bruno Garcia e Tadeu Mello), Melhor Atriz Coadjuvante (Virginia Cavendish), Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Figurino, Melhor Maquiagem, Melhor Montagem e Melhor Som. Sucesso esse que o garantiu uma receita de R$ 20 milhões.

Ó Paí, Ó (2007)


Sinopse: Em um animado cortiço do centro histórico do Pelourinho, em Salvador, tudo é compartilhado pelos seus moradores, especialmente a paixão pelo Carnaval e a antipatia pela síndica do prédio, Dona Joana (Luciana Souza). Incomodada com a farra dos condôminos, Dona Joana decide puni-los, cortando o fornecimento de água do prédio. A falta d'água faz com que o aspirante a cantor Roque (Lázaro Ramos); o motorista de táxi Reginaldo (Érico Brás) e sua esposa Maria (Valdinéia Soriano); e o travesti Yolanda (Lyu Arisson), amante de Reginaldo, por exemplo, se confrontem e se solidarizem perante o problema.

"Ó paí, ó" é uma gíria baiana que significa "olhe para aí, olhe". Este é o 8º de 9 filmes em que os atores Wagner Moura e Lázaro Ramos atuam juntos. Os demais foram “Sabor da Paixão” (2000), “As Três Marias” (2002), “Carandiru” (2003), “O Homem do Ano” (2003), “Nina” (2004), “Cidade Baixa” (2005), “A Máquina” (2006) e “Saneamento Básico, O Filme” (2007). A diretora Monique Gardenberg conheceu Vinicius Nascimento, intérprete de Cosme, por acaso no Pelourinho, após voltar a pé de uma visita a locações.

De Pernas Pro Ar (2010)


Sinopse: Alice (Ingrid Guimarães) já passou dos 30, é casada com João (Bruno Garcia), tem um filho e é uma executiva bem sucedida. Na verdade, ela é uma típica workaholic, que tenta se equilibrar entre a rotina de trabalho e a família, mas perde o emprego e o marido no mesmo dia. É quando ela passa a contar com a ajuda da vizinha Marcela (Maria Paula), que mostra que é possível ser uma profissional de sucesso sem deixar os prazeres da vida de lado. Para isso, Alice vira sócia da nova amiga em um sex shop falido e descobre os prazeres dos sex toys.

O longa nasceu de uma história real, quando o diretor Roberto Santucci leu em jornal uma notícia sobre uma vendedora profissional (door to door) de produtos eróticos. Foi indicado a Melhor Atriz (Ingrid Guimarães) e Melhor Roteiro Adaptado no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro de 2011. Faturou o prêmio do Júri Popular, no Festival de Cinema Brasileiro de Miami daquele mesmo ano. “De Pernas pro Ar” (2010) teve um público de 3,56 milhões de pessoas, “De Pernas pro Ar 2” (2012) 4,79 milhões e “De Pernas pro Ar 3” (2019) 62 mil. Somados os três, um total de 8,42 milhões de pessoas foram assistir aos filmes.

Minha Mãe É Uma Peça - O Filme (2013)


Sinopse: Dona Hermínia (Paulo Gustavo) é uma mulher de meia idade, divorciada do marido (Herson Capri), que a trocou por uma mais jovem (Ingrid Guimarães). Hiperativa, ela não larga o pé de seus filhos Marcelina e Juliano (Mariana Xavier e Rodrigo Pandolfo), sem se dar conta que eles já estão bem grandinhos. Um dia, após descobrir que eles consideram ela uma chata, resolve sair de casa sem avisar para ninguém, deixando todos, de alguma forma, preocupados com o que teria acontecido. Mal sabem eles que a mãe foi visitar a querida tia Zélia (Sueli Franco) para desabafar com ela suas tristezas do presente e recordar os bons tempos do passado.

Sim, Dona Hermínia é “real”. A personagem foi criada a partir da vivência de Paulo Gustavo com sua mãe. Poucas pessoas sabem, mas antes de ser um filme 'Minha Mãe É Uma Peça' era uma peça de teatro. “Minha Mãe é uma Peça 3” (2019), ainda, desbancou, na primeira semana em cartaz, um filme da franquia Star Wars. O longa foi assistido por nada mais que 8,7 milhões de espectadores. “Minha Mãe é uma Peça: O Filme” (2012) teve um público de 4,6 milhões de pessoas e “Minha Mãe é uma Peça 2” (2016) 9,32 milhões. É a maior franquia do cinema nacional.

Terror no cinema nacional


Dizer que o horror é raro no cinema brasileiro é uma afirmação vazia. Só é possível dizer que o gênero é menos expressivo numericamente se compararmos sua expressão com a de outros gêneros.

Em 2002, de acordo com o "Dicionário de filmes brasileiros" de Antonio Leão da Silva Neto, 3415 longa-metragens haviam sido finalizados no Brasil, dentre os quais apenas 20 eram classificados como sendo de horror ou de terror. Desses 20, a maioria era obra de José Mojica Marins, o Zé do Caixão.

Claro que de lá para cá, o número aumentou, mas não expressivamente. A estatística ainda é válida.

Por outro lado, em uma reflexão mais profunda, observando a filmografia do cinema nacional, pode-se dizer que o horror é sim - mesmo que contraditório - bastante presente. Pareceria até estranho que não fosse, pois, se olharmos para nossas narrativas tradicionais, vemos que boa parte delas versa sobre os mistérios que envolvem a vida e a morte, os embates entre as forças do bem e do mal e a interferência de elementos sobrenaturais ou irracionais como fatores determinantes no mundo cotidiano – que estão na raiz do gênero.

Via de regra, os filmes ainda estreiam em poucas salas e não ficam muito tempo em cartaz. Mas têm sido exibidos em festivais nacionais e internacionais, tanto nos de nicho quanto nos que não se pautam por uma temática específica. É uma mudança com relação aos filmes brasileiros de terror lançados a partir da década de 1960, como os de Mojica, voltados para o mercado interno.

A produção alcançou um ápice numérico e de rentabilidade nos anos 1970, em meio à indústria da “Boca do Lixo” paulistana. São dessa época filmes como "O Anjo Da Noite“ (1974), de Walter Hugo Khouri, e “Excitação” (1977), dirigido por Jean Garret.

Questões culturais e de recepção ainda fazem com que o tamanho da produção, orçamento e recursos técnicos dos filmes de horror brasileiros sejam incomparáveis em relação a países como Japão, Coreia do Sul e Estados Unidos, mercados em que o gênero é particularmente forte.

Zé do Caixão sempre produziu seus longas de uma forma ultra-independente, com baixíssimos orçamentos, e ainda assim construiu um legado espetacular. Muitos seguiram seus passos, tais como Marco Dutra, Juliana Rojas, Ricardo Ghiorzi, Rodrigo Aragão e Gabriela Amaral Almeida.

Alguns dos principais filmes de terror nacionais são:

Esta Noite Encarnarei No Teu Cadáver (1967)


Sinopse: As maldades de Zé do Caixão (José Mojica Marins) se tornam cada vez mais sádicas. Em busca da mulher ideal para gerar seu filho perfeito, ele rapta seis jovens e as submete a terríveis torturas. Mais tarde, após acabar com a vida de uma moça grávida, a população se revolta e decide exterminá-lo.

Na época, o filme foi censurado. Sua exibição só foi liberada após uma mudança no roteiro. A fala dita pelo Zé do Caixão antes de morrer "Eu não creio. Não creio", fazendo referência a sua descrença em Deus, foi alterada para "Deus... Sim... Deus é a verdade! Eu creio em tua força. Salvai-me! A cruz, cruz, padre...!". É precedido por ”À Meia-Noite Levarei Sua Alma” (1964) e seguido por “Encarnação do Demônio” (2008).

Gêmeas (1999)


Sinopse: A história é ambientada no início da década de 80 e se passa em um bairro de classe-média do Rio de Janeiro: as irmãs gêmeas idênticas Iara e Marilena (Fernanda Torres) vivem pregando peças nos homens, fazendo-se passar uma pela outra, para desespero de seu pai, Dr. Jorge (Francisco Cuoco). Marilena é bióloga. Iara, como sua mãe (Fernanda Montenegro), é costureira. Um dia Marilena conhece Osmar (Evandro Mesquita), dono de uma auto-escola, por quem se apaixona à primeira vista. O mesmo, entretanto, acontece com Iara, que decide seduzir o namorado da irmã sem que este (e esta) saiba. Tem início uma intensa rivalidade entre as irmãs, em busca do amor de Osmar, que irá trazer à história um desfecho surpreendente.

Inicialmente, “Gêmeas” seria apenas um dos episódios de Traição, longa produzido pela Conspiração Filmes e que contém três histórias baseadas em contos de Nélson Rodrigues. Entretanto, posteriormente o diretor Andrucha Waddington resolveu esticar um pouco mais a história e transformar o que seria um media-metragem num longa. Fernanda Torres recebeu indicação de Melhor Atriz no Grande Prêmio Cinema Brasil.

Encarnação Do Demônio (2008)


Sinopse: Após 40 anos preso, Zé do Caixão (José Mojica Marins) enfim é libertado. De volta às ruas, ele está decidido a cumprir sua missão: encontrar uma mulher que possa gerar seu filho perfeito. Caminhando pela cidade de São Paulo ele enfrenta leis não naturais e crendices populares, deixando um rastro de sangue por onde passa.

Nascido de um pesadelo - Mojica afirmou que a ideia de criar o Zé do Caixão veio de um sonho que teve. Ele disse que viu um vulto arrastando-o para um cemitério, onde encontrou uma lápide com as datas de seu nascimento e de sua morte. "Acordei aos berros e, naquele momento, decidi que faria um filme diferente de tudo que já havia realizado", relatou. Ganhou os prêmios de Melhor Filme, Melhor Fotografia, Melhor Direção de Arte, Melhor Edição, Melhor Edição de Som, Melhor Trilha Sonora e Prêmio da Crítica no Festival de Paulínia. Além disso, ganhou Melhor Direção de Arte e o Prêmio Especial de Atuação pelo Conjunto da Obra no Festival do Paraná.

Gata Velha Ainda Mia (2013)


Sinopse: Glória Polk (Regina Duarte) é uma escritora decadente, que resolveu voltar a escrever um livro de ficção após 17 anos de ausência. Um dia, ela resolve abrir sua casa para Carol (Bárbara Paz), uma jovem jornalista que mora em seu prédio e é casada com seu antigo esposo. Empolgada com a oportunidade, Carol logo se dá conta que Glória possui uma faceta obscura, que fez com que tivesse imensa dificuldade em se relacionar com outras pessoas ao longo dos anos.

Intencionalmente ou não, “Gata Velha Ainda Mia” pinta logo de prontidão a protagonista como maníaca - e o espectador passa o filme todo esperando ela reconhecer que tem uma tendência a Hannibal Lecter. É uma espera angustiante porque não é todo dia que Regina Duarte, a Namoradinha do Brasil, se presta ao papel de insanidade.

O Rastro (2017)


Sinopse: João Rocha (Rafael Cardoso), um jovem e talentoso médico em ascensão, acaba encarregado de uma tarefa ingrata: supervisionar a transferência de pacientes quando um hospital público da cidade do Rio de Janeiro é fechado por falta de verba. Quando tudo parece correr dentro da normalidade, uma das pacientes, criança, desaparece no meio da noite, levando João para uma jornada num mundo obscuro e perigoso.

O filme levou 8 anos para finalmente chegar aos cinemas. Captar recursos e amadurecer o roteiro foram alguns dos embates enfrentados pela equipe. A princípio a história se passaria em uma casa isolada em alguma colina do país, mas como a própria equipe definiu: “seria muito americanizado”. A fim de trazer uma ótica nacional para o filme, eles mudaram a para um hospital e abordaram as condições precárias do local, algo que é verídico em nosso sistema de saúde pública. "O Iluminado“ (1980), "O Sexto Sentido“ (1999), "Os Outros“ (2001), "O Orfanato“ (2008) e "O Babadook“ (2014) foram algumas das referências usadas pelos criadores, que escolheram desenvolver o filme como um terror psicológico. Segundo a produtora, Malu Miranda, os suspenses de David Fincher também exerceram grande influência no processo de criação.

Drama no cinema nacional


Dívidas que não acabam, violências domiciliares, expectativas frustradas, incapacidade de se firmar perante situações que desequilibram o emocional. O drama parece mergulhar na vida do espectador do filme e demonstrar que o cinema também representa seus problemas diários.

A quebra da rotina leva a uma confusão de sentimentos e sensações, que colocam a razão contra a emoção. Drama é conflito e as consequências dele no indivíduo causam uma tensão. No cinema, o drama é a narrativa de uma existência individual complexa. Em cada drama, temos um tipo de narrativa conflituosa, das quais destacamos os subgêneros:

- O drama social: o personagem em conflito com um contexto. O indivíduo que não encontra seu lugar no mundo e sofre para encaixar-se (ou não);
- O drama psicológico: o indivíduo se confronta consigo mesmo ao ver espelhados seus medos e incertezas naqueles que o rodeiam;
- O drama romântico: tem como foco a tensão afetiva entre indivíduos, mostrando assim suas dificuldades, seu reverso, incomunicabilidade, incompatibilidade e transitoriedade;
- O drama familiar: possuindo diversos tons, vai da disfuncionalidade familiar, passando pelo conflito entre gerações e o preconceito moral, até as dificuldades de amadurecimento de um indivíduo;
- O drama político: retrata épocas e acontecimentos históricos marcantes e questiona os paradigmas e valores políticos vigentes e seu impacto na civilização; entre outros.

No Brasil, o drama ainda tem mais uma evolução: o “Favela Movie”, que tem como característica a mistura de ação policial, violência, exposição da miséria social e do cotidiano nas favelas. São produções de alto investimento e com uma narrativa realista.

Dona de uma dualidade impressionante, a favela se mostrou, durante anos, dividida entre sua cultura belíssima e sua violência absurda, gerada por uma modelo econômico que exclui. E o cinema se aproveitou dos símbolos que acompanham a favela e se lançou para dentro dela a fim de retratá-la em produtos dramáticos.

Alguns dos principais filmes de drama nacionais são:

Central Do Brasil (1998)


Sinopse: A ex-professora Dora vive como escrivã trabalhando na estação Central do Brasil, no Rio de Janeiro, escrevendo cartas para analfabetos que desejam se comunicar com parentes ou pessoas próximas de outras regiões. Ela embolsa o dinheiro dos clientes sem postar as cartas, pois as considera inúteis e sabe que eles nunca darão falta. Porém, um dia, quando Josué, um menino de 9 anos, vê sua mãe morrer atropelada, ela se sensibiliza e embarca em uma jornada pelo interior Nordeste com o menino em busca do pai que ele nunca conheceu.

Fernanda Montenegro faturou uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz em 1999. Foi a primeira vez que uma artista latino-americana foi indicada nessa categoria. Também é classificado na posição de número 11 na lista de melhores filmes nacionais de todos os tempos, segundo a Abraccine (Associação Brasileira de Críticos de Cinema). Vinicius de Oliveira, que era engraxate na época da seleção do elenco, venceu mais de 1.500 outros meninos pelo papel de Josué e este é o primeiro de três filmes em que o diretor Walter Salles e o ator trabalharam juntos. Os demais foram “Abril Despedaçado” (2001) e “Linha de Passe” (2008).

Cidade De Deus (2002)


Sinopse: Crescido na Cidade Deus, uma favela conhecida por ser um dos locais mais violentos do Rio de Janeiro, o jovem Buscapé sempre temeu seguir a vida do crime. Ele se descobriu na fotografia e deseja se tornar fotógrafo, profissão para a qual ele demonstra ter grande talento. Através das lentes do protagonista, o cotidiano violento do lugar é registrado e, suas fotos são usadas por Zé Pequeno, um traficante ambicioso, que deseja mostrar que é durão.

Grande parte do elenco de “Cidade de Deus” foi escolhido entre garotos que vivem em diversas comunidades e favelas do Rio de Janeiro e que não tinham tido até aquele momento nenhum contato com a arte de atuar. Para fazer esta seleção foram realizadas mais de 2.000 entrevistas. O longa é apenas o 3º filme do diretor Fernando Meirelles. Antes ele havia apenas dirigido “Menino Maluquinho 2 - A Aventura” (1998) e “Domésticas - O Filme”, ao lado de Nando Olival. Meireles recebeu uma indicação ao Oscar de Melhor Diretor em 2004 por seu trabalho neste longa. É eleito o oitavo melhor filme nacional de todos os tempos, segundo a Abraccine (Associação Brasileira de Críticos de Cinema). Também é o filme mais bem colocado na lista que foi produzido neste milênio.

Tropa De Elite e Tropa De Elite 2 (2007 e 2010)


Sinopse: O primeiro longa conta o dia a dia do grupo de policiais e de um capitão do BOPE (Wagner Moura), que quer deixar a corporação e tenta encontrar um substituto para seu posto. Paralelamente, dois amigos de infância se tornam policiais e se destacam pela honestidade e honra ao realizar suas funções, se indignando com a corrupção existente no batalhão em que atuam.

No segundo, Nascimento (Wagner Moura), agora coronel, foi afastado do BOPE por conta de uma mal sucedida operação. Desta forma, ele vai parar na inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Contudo, ele descobre que o sistema que tanto combate é mais podre do que imagina e que o buraco é bem mais embaixo.

O filme “Tropa de Elite” (2007) mudou a realidade do favela movie no Brasil, pois expande o ponto de vista para os dos policiais em suas incursões nas favelas, criticando a forma como ações, sobretudo as do BOPE, eram realizadas com o objetivo de “pacificar”.

Que Horas Ela Volta? (2015)


Sinopse: Val (Regina Casé) é uma pernambucana que se mudou para São Paulo com o objetivo de dar uma vida melhor para sua filha Jéssica. Ela deixou a menina no interior de Pernambuco para morar na casa de seus patrões integralmente e se tornar babá de Fabinho. Treze anos depois, Jéssica pede que a mãe a ajude a ir a São Paulo, pois deseja prestar vestibular. Os chefes dela aceitam e recebem a jovem de braços abertos, mas o comportamento dela complica as coisas na casa.

O longa de Anna Muylaert, "Que Horas Ela Volta?", ganhou prêmios nos prestigiados festivais de Sundance e de Berlim e concorreu a uma vaga ao Oscar. O sucesso alcançado é equivalente ao tempo em que o roteiro demorou para ficar pronto. O filme nasceu depois de 19 anos de trabalho. A ideia surgiu quando Muylaert deu à luz ao seu primeiro filho e se deparou com a figura da babá. Nesse tempo, o roteiro foi se desenhando e a história mudando, de acordo com a situação do país. A econômia influenciou a personagem de Camila Márdila, Jéssica, filha de Val, que, a princípio, teria um destino frágil, porém, acabou sendo desenhada de outra maneira.

Bingo - O Rei Das Manhãs (2017)


Sinopse: Cinebiografia de Arlindo Barreto, um dos intérpretes do palhaço Bozo no programa matinal homônimo exibido pelo SBT durante a década de 1980. Barreto alcançou a fama graças ao personagem, apesar de jamais ser reconhecido pelas pessoas por sempre estar fantasiado.

Arlindo Barreto revelou que era viciado em cocaína e que a droga o mantinha motivado a trabalhar por tantas horas seguidas. O nome Bozo não foi utilizado no filme devido a questões de direitos autorais. O ator Vladimir Brichta perdeu oito quilos para fazer o personagem e também fez aula de circo. No Grande Prêmio do Cinema Brasileiro 2018: premiado como Melhor Filme, Ator, Ator Coadjuvante (Augusto Madeira), Fotografia, Figurino, Maquiagem, Montagem de Ficção e Melhor Filme (Júri Popular). Indicado ainda a Melhor Direção, Atriz (Leandra Leal), Atriz Coadjuvante (Ana Lucia Torre), Roteiro Original, Direção de Arte, Efeito Visual, Som e Trilha Sonora Original.

Documentários no cinema nacional


Gustavo Soranz Gonçalves, em seu artigo Panorama do Documentário no Brasil, procurou estudar as primeiras exibições no país, que aconteceram ainda no final do Século XIX. Lembra do começo do texto, que falava sobre a filmagem da Baía de Guanabara? Então! Foram feitas outras gravações do tipo com outras belezas regionais. Esses filmes ficaram conhecidos como “tomadas de vista” e duraram pela primeira década do Século XX, marcados por filmes etnográficos realizados por antropólogos.

Entre os nomes que marcaram o documentário no Brasil, temos o cineasta mineiro Humberto Mauro como um dos precursores. Durante os mais de 30 anos em que dirigiu o INCE - Instituto Nacional do Cinema Educativo – Mauro realizou mais de 300 curtas educativos, marcados pelo caráter didático.

Mas foi Eduardo Coutinho quem realizou alguns dos principais marcos da história do documentário nacional: "Cabra Marcado Para Morrer“ (1984), "Santo Forte“ (1999), "Edifício Master“ (2002) e "Jogo De Cena“ (2007). Outros fortes expoentes são: João Moreira Salles, com destaque para "Nelson Freire“ (2003), “Notícias de uma Guerra Particular” (1999), "Entreatos“ (2004) e "Santiago“ (2007); e Vladimir Carvalho, com “O País de São Saruê” (1971), "O Engenho De Zé Lins“ (2007) e "Rock Brasília - Era De Ouro“ (2011).

O grande desafio do cenário nacional documental é o processo de distribuição e a burocracia da aquisição de direitos autorais. Por exemplo, se uma música tem quatro autores e cada um editou em uma editora, e cada editora tem uma política específica, seu uso se torna um processo altamente oneroso.

É por isso que os festivais são de suma importância para os documentários, como espaço de visibilidade. Além disso, eles formam público, ou seja, qualificam os futuros realizadores de documentários. São verdadeiros fóruns de discussões e trocas. Mas para além dessa esfera, os números ainda são tímidos. De acordo com dados da Ancine, no período de 1995 a 2009, pouco mais de 2,6 milhões de pessoas foram assistir a algum documentário nacional no circuito comercial, o que representa 2% do público geral de filmes nacionais do período.

O formato é atrativo por seu teor humano, é uma grande ferramenta social. Permite ao espectador visitar realidades tão distintas sem, geograficamente, se mover. Todo lugar tem uma história boa que vai gerar emoção em quem assistir. Esta é a função do documentário.

Alguns dos principais documentários nacionais são:

Ilha Das Flores (1989)


Sinopse: Um tomate é plantado, colhido, transportado e vendido num supermercado, mas apodrece e acaba no lixo. Acaba? Não. O filme segue-o até seu verdadeiro final, entre animais, lixo, mulheres e crianças. E então fica clara a diferença que existe entre tomates, porcos e seres humanos. O curta foi escrito e dirigido pelo cineasta Jorge Furtado em 1989 e mostra, de forma ácida e com uma linguagem quase científica, como a economia gera relações desiguais entre os seres humanos. Em 1995, Ilha das Flores foi eleito pela crítica européia como um dos 100 mais importantes curtas-metragens do século.

Filmado em abril de 1989, foi lançado no Festival de Gramado em junho do mesmo ano. A locação principal do filme foi a Ilha dos Marinheiros, que fica a dois quilômetros de distância da verdadeira Ilha das Flores, ambas localizadas em Porto Alegre. A frase final - "Liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda." - é de Cecília Meireles (1901 - 1964). Classificado na posição de número 13 na lista de melhores filmes nacionais de todos os tempos, segundo a Abraccine (Associação Brasileira de Críticos de Cinema). Ilha das Flores é o curta-metragem mais bem posicionado no ranking.

Notícias de uma Guerra Particular (1999)


Sinopse: Documentário emblemático de João Moreira Salles, “Notícias de uma Guerra Particular” conta a história da violência urbana nas cidades do Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro. Um cenário de policiais corruptos, traficantes e usuários em que todos estão submetidos à uma grande guerra diária.

Resultado de dois anos de entrevistas com pessoas ligadas diretamente ao tráfico, com moradores que vislumbram esta rotina de perto e policiais, o documentário traça um paralelo entre as falas desses personagens, colocando todos no mesmo patamar de envolvimento em uma guerra que não é uma guerra civil, mas uma guerra particular.

Ônibus 174 (2002)


Sinopse: Um sequestro em um ônibus, que aconteceu em 12 de junho de 2000, na Zona Sul do Rio de Janeiro, chocou o mundo. O enredo se baseia nas imagens do momento, entrevistas e documentos oficiais de tudo sobre o caso. Concomitante aos momentos de tensão, a história também busca mostrar como era a vida do sequestrador, como um comum menino de rua carioca que se transforma em bandido. Em dualidade de narrativas, o documentário analisa razões que resultam em um Brasil tão violento. O filme foi lançado dois anos depois do ocorrido, pelos diretores José Padilha e Felipe Lacerda.

É o primeiro filme dirigido por José Padilha e o 67º melhor filme brasileiro de todos os tempos, segundo a Abraccine (Associação Brasileira de Críticos de Cinema). Foi indicado a Melhor Documentário, Melhor Roteiro Original, Melhor Edição e Melhor Som no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Além disso, faturou o Grand Coral e Prêmio Memória Documentada do Festival de Havana; Menção Especial do Festival de Rotterdam; Melhor Documentário no Festival do Rio; e Prêmio do Júri Internacional na Mostra Internacional de São Paulo.

Jogo De Cena (2007)


Sinopse: Atendendo a um anúncio de jornal, 83 mulheres contaram sua história de vida em um estúdio. 23 delas foram selecionadas, em junho de 2006, e filmadas no Teatro Glauce Rocha. Em setembro do mesmo ano várias atrizes interpretaram, a seu modo, as histórias contadas por estas mulheres, borrando as tênues linhas que separam a realidade da ficção. Uma obra-prima de Eduardo Coutinho.

Classificado na posição de número 17 na lista de melhores filmes brasileiros de todos os tempos, segundo a Abraccine (Associação Brasileira de Críticos de Cinema). No 14º Prêmio Guarani de Cinema Brasileiro: premiado como Melhor Filme, Direção, Documentário e Edição, e foi indicado ainda a Melhor Elenco; no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro: indicado a Melhor Documentário, Montagem de Documentário, Roteiro Original e Atriz (Andréa Beltrão).

Democracia Em Vertigem (2019)


Sinopse: “Democracia em Vertigem” passa sobre o processo de impeachment da ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff, que foi considerado como um dos reflexos da polarização política e da ascensão da extrema-direita para o poder. O filme conta com imagens internas e exclusivas dos bastidores do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e do Palácio da Alvorada, enquanto ocorria a votação para a queda de Dilma.

Mesmo enviesado e intimista, é necessário ponderar a relevância que o filme tem como documento, instrutivamente falando, inclusive para que os espectadores estrangeiros entendam como funcionam os mecanismos da velha política brasileira, alicerçadas na enorme influência da mídia e na força econômica originária das oligarquias.No Oscar 2020: indicado a Melhor Documentário em Longa-metragem; no Critics Choice Documentary Awards 2019: indicado a Melhor Documentário Político e a Melhor Narração; e o documentário foi lançado diretamente na plataforma de streaming da Netflix, um caso inédito no cinema brasileiro.


Deixe seu comentário
comments powered by Disqus